ヨーロッパは世界的に有名な画家たちの故郷であり、その美術作品を鑑賞できる数多くの場所が存在します。ここでは、ヨーロッパで有名な25人の画家とその作品を堪能できる場所を紹介します。彼らの芸術的な才能と影響力は、世界中の美術愛好家や文化探求者にとって魅力的な鑑賞体験となることでしょう。
これらの場所を訪れれば、印象派の鮮やかな色彩やルネサンスの古典的な技法、抽象表現主義の感情的な表現など、さまざまなスタイルの作品を楽しむことができます。ヨーロッパの美術館、画廊、歴史的な建物など、その場所には多くの宝物が眠っています。美しい風景や文化的な環境の中で、歴史的な名作に触れる喜びを味わいましょう。
1. ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ(Vincent van Gogh) 国籍 オランダ 生誕 1853年3月30日 死没 1890年7月29日(37歳没) 代表作 『ジャガイモを食べる人々』、『ひまわり』、『糸杉と星の見える道』、『星月夜』
オランダの画家であるゴッホは、2,100 点近くの作品を世に送り出し、ポスト印象派様式の油絵は、彼の最後の 2 年間のハイライトでした。アーティストは、彼の芸術と同じくらい彼の病気で有名であり、悪名高く自分の耳を切り落としています。
“I dream my painting and I paint my dream.”(「私は絵画を夢見て、そして私の夢を描く。」)
ゴッホの代表作品 1889年
星月夜(The Starry Night)
ゴッホの絵画「星月夜」(1889年)は、彼の最も象徴的な作品の一つです。この時期、ゴッホは精神的な健康問題に苦しんでおり、その状況が彼が左耳を切り落とすことにつながりました。この事件の後、1888年に彼はサン=レミ=ド=プロヴァンスのサン=ポール=ド=モーゾール精神病院に入院し、回復を図りました。実際に「星月夜」で見る景色は、ゴッホが療養所の寝室から見た景色に触発されています。月明かりに照らされた夜空の渦巻くブルーは、芸術家のスタイルと彼の色使いの感情的な質を象徴するようになりました。 所蔵:ニューヨーク近代美術館、ニューヨーク
1889年
ひまわり
フランス南部のアルルで過ごした1888年から1889年にかけて、ゴッホはひまわりが描かれた花瓶の絵を5点制作しました。彼は黄色のさまざまな色合いと少しの緑だけを使用しました。彼はひまわりを「感謝」と象徴しており、そのうちの一つを自宅に飾っていました。後に、彼の友人であり仲間の画家であるポール・ゴーギャンは、しばらく一緒に暮らしていた際にこれらの作品をとても気に入り、ゴッホに一点を頼んで受け取りました。今日、そのコピーはアムステルダムのゴッホ美術館に展示されています。 所蔵:ナショナル・ギャラリー、ロンドン
1888年9月
夜のカフェテラス
「夜のカフェテラス」は、オランダの画家、フィンセント・ファン・ゴッホによって1888年に制作された油絵です。別名、「プラス・デュ・フォーラムのカフェテラス」とも呼ばれ、初めて1891年に展示された際には「夜の喫茶店」と題されていました。 ゴッホは「夜のカフェテラス」をフランスのアルルで1888年9月中旬に描きました。この絵はサインはされていませんが、アーティスト自身が3通の手紙で絵について言及しています。 訪れる人々は、アーティストがイーゼルを設置したプラス・デュ・フォーラムの北東隅に立つことができます。この場所は1990年と1991年に再現され、ファン・ゴッホの絵画を再現しています。彼は人気のある喫茶店の人工的に照らされたテラスを南に眺めており、また、絵の左側には建物構造(写真には写っていない)に続くパレ通りの暗闇も見えます。その建物の向こうには、かつての教会の塔である現在のミュゼ・ラピデールがあります。 右側には、ファン・ゴッホは照明がともった店と場所を囲む木々の枝を示していますが、この小さな店の隣にあるローマ時代の遺跡の一部は省略されています。 所蔵:クレラー・ミュラー美術館、オッテルロー
1885年
ジャガイモを食べる人々
「ジャガイモを食べる人々」(1885年)は、ヴァン・ゴッホのスタイルと技法の発展における重要なポイントに位置しています。彼は、家族がシンプルな食事としてジャガイモを分かち合っている様子を描くことで、自身を農民の生活を描く画家として確立しようとしただけでなく、光と影を実験するために芸術的な能力に挑戦しました。彼はラキングライトやキアロスクーロ技法を用いて被写体の特徴を引き立たせる実験を行いました。 所蔵:ゴッホ美術館、アムステルダム
アムステルダム のヴァン ゴッホ美術館は、ヴァン ゴッホの作品の最大のコレクションを売り込んでいます。これは、芸術家がオランダで生まれたことを考えると適切です。ここにある多くの印象的な絵画の中で際立っているのは、アーティストが「悲しみ、極度の孤独」を伝えるために作った「カラスのいる麦畑」ですが、「田舎の健康と強化」を伝えるものでもあります。
2. クロード・モネ(Claude Monet) 国籍 フランス 生誕 1840年11月14日 死没 1926年12月5日(86歳没) 代表作 『印象・日の出』、「積みわら」連作、「ルーアン大聖堂」連作、「睡蓮」連作
クロード・モネは画期的な印象派のスタイルを完成させ、フランスではその創始者と見なされています。このスタイルは最初はヒットしませんでしたが、1900 年代半ばまでに、モネはその革新的な作品で有名になり、高く評価されました。
モネの代表作品 1872年
印象・日の出
「印象・日の出」は、もしかするとクロード・モネの最も有名な絵画かもしれません。この絵は、モネの故郷であるル・アーヴルの港を描いています。 モネはル・アーヴルの港をシリーズで描いた中で、「印象・日の出」が最も有名になりました。 モネはこの美しい風景を自分の部屋の窓から見える壮大な日の出と停泊した船を一気に描きました。 この作品は、色彩を使って奥行きを表現しつつ、細部まで見事に描写したことで評価されていますが、それ以上に、この作品が印象派の運動の名前の由来となったことで世界的に有名になりました。 もしクロード・モネの有名な作品「印象・日の出」を見たいのであれば、パリのミュゼ・マルモッタン・モネで鑑賞することができます。
1915年-1926年
睡蓮
睡蓮はクロード・モネの最高傑作の一つであり、彼の死の30年前から取り組んできた最も有名な作品です。 1893年、モネはジヴェルニーの自宅の前にある土地を購入し、水面に囲まれた池を特徴とする日本風の花園を造ることを決めました。 外界から遮断されたこの場所の美しさにインスピレーションを受け、モネは池の様々な要素に焦点を当てた睡蓮シリーズに取り組み始めました。 しかし後に彼は周囲の景色を排除し、美しい睡蓮にのみ焦点を当てることを決め、約250点の睡蓮シリーズを創り出しました。 今日、これらの睡蓮はクロード・モネの最も有名な作品とされており、世界中の多くの美術館で見ることができますが、最も顕著なものはパリのオランジュリー美術館の壁面に展示されています。 実際、これらの絵画はこのパリの美術館への訪問のハイライトとなっています。
パリのマルモッタン・モネ美術館は、モネの最大のコレクションを誇る私立美術館です。牧歌的な「印象、日の出」を探し出し、魅了される準備をしてください。
3. パブロ・ピカソ(Pablo Picasso) 国籍 スペイン 生誕 1881年10月25日 死没 1973年4月8日(91歳) 代表作 『花のバスケットを持つ裸の少女』、『アビニヨンの娘たち』、『ゲルニカ』、『泣く女』『鳩』
パブロ・ピカソは20世紀初頭のスペイン出身の画家・彫刻家で、キュビスムの創始者の一人として知られています。幼少期から芸術に興味を持ち、画家としての才能を早くから示しました。彼は非常に多作で、数え切れないほどの作品を残し、様々なスタイルやテクニックを試みました。代表作には「ゲルニカ」や「青い時代」などがあります。彼の作品は抽象性が高く、形や色、構成において独自の表現を追求しました。また、人物画や静物画、風景画など様々なジャンルを手がけ、多岐にわたる芸術家としても知られています。彼の作品は現代美術の発展に大きく貢献し、世界的に有名な芸術家の一人として高い評価を得ています。
パブロ ピカソはアート界に革命をもたらし、多くの人にとって 20 世紀のアーティストです。彼は、ジョルジュ・ブラックと共にキュービズムの先駆者としての役割を果たしたことや、メランコリックな青の時代の作品で有名です。
パブロ・ピカソの代表作品 1907年
ゲルニカ
この絵画は、スペイン内戦中の1937年4月26日にバスクの町ゲルニカが爆撃された出来事に対するピカソの反応でした。彼は1937年5月から6月までの1ヶ月で描き上げ、その年の後半にパリ万国博覧会のスペイン館の中心的な作品となりました。博覧会では大きな話題となりましたが、スペインではフランシスコ・フランコ将軍が権力から退いた1975年まで展示が禁止されていました。この絵の象徴的な意味を解読しようとする試みが長い間行われており、中央に描かれた崩れゆく馬はスペインの人々を暗示していると考える人もいます。ミノタウロスはスペインで人気のある闘牛を暗示しているかもしれませんが、同時に芸術家自身にとっても複雑な個人的な意味を持っていました。ゲルニカは間違いなく現代美術の戦争に対する最も有名な反応ですが、批評家たちはその絵画としての成功について意見が分かれています。マドリードのレイナ・ソフィア国立美術センター
1907年
Les Demoiselles d’Avignon (アビニヨンの娘たち)
この絵画は、ピカソの最も親しい芸術家の友人たちにさえも、その内容と手法の両方で衝撃を与えました。裸の女性を題材にすること自体は珍しくありませんでしたが、ピカソがこれらの女性を売春婦として描き、攻撃的な性的なポーズを取らせたことは画期的でした。ピカソのイベリアや部族の芸術への研究が最も顕著に表れているのは、3人の女性の顔で、それらはマスクのように描かれており、彼女たちの性的な魅力はただ攻撃的だけでなく、原始的でもあることを示唆しています。ピカソはまた、空間的な実験にも進んで取り組み、ルネサンスの3次元の錯覚を捨て、代わりに幾何学的な破片に分割された画面を大胆に平坦化しました。これは、一部でポール・セザンヌの筆触から借用したものです。例えば、左側の女性の足は、複数の視点から同時に見られるかのように描かれています。足とその周囲のネガティブスペースを区別するのは困難であり、それらはまるで両方が前景にあるかのように見えます。 この絵画は、1916年にようやく公に展示された際には、広く不道徳だと考えられていました。ブラックは1907年にこの絵画を熱心に研究した数少ない芸術家の一人であり、これがピカソとのキュビストの共同作業に直結しました。『アビニヨンの娘たち』はキュビスムの特徴の一部を予測していたため、この作品はキュビスムの原初または前期の作品と見なされています。ニューヨーク近代美術館、ニューヨーク
4. ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir) 国籍 フランス 生誕 1841年2月25日 死没 1919年12月3日(78歳没) 代表作 『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』、『舟遊びをする人々の昼食』
ピエール=オーギュスト・ルノワールは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家で、印象派の代表的な画家の一人として知られています。彼は、明るく鮮やかな色使いや、人物や風景を描いた作品で有名です。特に、女性の肌や髪の毛を美しく描写することに優れ、彼の作品には女性の姿が頻繁に登場します。代表作には、「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」、「舞踏会の絵」、「昼食」などがあります。彼はまた、肖像画や静物画も手がけ、多彩な作品を残しました。晩年は、光と影の表現に重点を置いた「インプレッショニズム後期」と呼ばれるスタイルに移行し、より現実的な描写を試みました。ルノワールは、印象派の仲間たちとともに、従来の絵画の枠を破り、新しい芸術の形を模索した画家の一人として、現代美術に大きな影響を与えました。彼の作品は、その美しさと鮮やかさから、世界中で愛されています。
彼はブラシストロークの技法を進化させ、純粋な補色の大胆な組み合わせを使用して、風景や人物の被写体の光と動きを捉えました。
ピエール=オーギュスト・ルノワールの代表作品 1876年
Bal du moulin de la Galette (ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会)
ピエール=オーギュスト・ルノワールの作品である「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」は、モンマルトル地区という流行の地域での日常生活の一場面を描いた作品で、ルノワールの傑作の一つとして広く評価されています。現在も営業しているムーラン・ド・ラ・ギャレットの中庭は、労働者階級の人々が集まって飲み物を飲み、食事をし、踊る場所でした。ルノワールにとってムーランは真の挑戦であり、人々の数、細部、視点の捉え方の多さに加えて、そこに伴うゆらめく陽光と動きを表現することは困難な課題でした。彼の解決策は、印象派の絵画にしてはかなり大きなキャンバス(縦約4フィート、横約6フィート)を使用し、踊っている複数のカップル、飲んでいる友人たちのテーブル、話しているグループなど、複数の活動の場面を統一し、上空の木々のキャノピーからの陰と光の領域を示すカラフルな筆触で描きました。所蔵 オルセー美術館、パリ
1881年
Pink and Blue
「ピンクとブルー」としてよく知られるアリスとエリザベート・カン・ダンヴェール(正確にはアリスとエリザベートと呼ばれる)は、フランスの印象派画家ピエール=オーギュスト・ルノワールによる油彩画です。1881年にパリで制作され、この絵画はルイーズ・カン・ダンヴェールとユダヤ系銀行家ルイ・ラファエル・カン・ダンヴェールの娘であるアリスとエリザベートを描いています。1952年以来、この作品はサンパウロ美術館のコレクションの中で最も人気のある作品の一つとして保存されています。所蔵 サンパウロ美術館
1892年
Girls at the Piano (ピアノに寄る少女たち)
ルノワールは印象派の多くの画家と同様に音楽愛好家であり、頻繁にピアノを弾く少女たちを描いてきました。この題材は17世紀から18世紀にかけて描かれた音楽家の集まりから派生しており、おそらく同時代の画家であるポール・セザンヌ(1839-1906)、エドゥアール・マネ(1832-1883)、エドガー・ドガ(1834-1917)の作品にも影響を受けています。ルノワールは伝統的なテーマを取り上げ、垂直のピアノの直線と少女たちの波打つ動きを結びつけています。しかし、彼は詳細を過剰に描写せず、代わりに二人の女性の姿に集中しています。 横顔から描かれた金髪の少女が右手で楽譜を読みながら演奏しています。彼女の隣にはピアノにかがんでいる茶髪の少女が楽譜を見ながらついています。この絵はおそらくルノワールの自宅で描かれたものであり、彼は1890年の結婚記念日の贈り物として妻にピアノを贈っていました。この絵には少なくとも他に6つのバージョンが存在します。ルノワールは、モネが大聖堂シリーズで行っていたように、シリーズを描く意図があったのでしょうか? ルノワールはおそらくオランジュリー美術館の「二人の少女の肖像画」と同じモデルを使用していたと考えられます。所蔵 オルセー美術館、パリ
ルノワールの作品の最大のコレクションは、フィラデルフィアのバーンズ財団で実際に米国で見つけることができます。その財団のコレクターであるアルバート C. バーンズは、アーティストの作品を 200 点近く購入しました。
ヨーロッパでルノワールを見るには、当然の選択はフランスのカーニュ・シュル・メールにあるルノワール美術館です。または、パリのオルセー美術館に向かい、パレの魅力的な日曜日の午後を描いた、印象派の傑作の 1 つである「ギャレットの舞踏会」をチェックしてください。
5.レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci) 生まれ フィレンツェ共和国 生誕 1452年4月15日 死没 1519年5月2日(67歳) 代表作 『モナ・リザ』『最後の晩餐』『ウィトルウィウス的人体図』
レオナルド・ダ・ヴィンチは、パリのルーブル美術館に 200 年以上も飾られている「モナ リザ」を描いた有名な芸術家としておそらく最もよく知られています。しかし、彼はただの偉大な画家ではありませんでした。ダ・ヴィンチは、彫刻家、建築家、詩人、作曲家、科学者、数学者、発明家でもありました。
彼はルネッサンスを主導し、ヨーロッパを近代化するのに貢献しました。
レオナルド・ダ・ヴィンチの代表作品 1503–1506年
Mona Lisa (モナ・リザ)
モナ・リザは、別名「ラ・ジョコンダ」とも呼ばれ、フィレンツェの商人であるフランチェスコ・デル・ジョコンダの妻であるリサ・ゲラルディーニの肖像画とされています。この半身の描写では、座ったままのモデルが椅子に肘をつき、片手を腕に置いています。スフォマート技法の使用により、彼女から放たれる柔らかな穏やかさが感じられ、背景にも浸透しています。その起源や場所についてはさまざまな推測がありますが、それは想像上のものであると広く解釈されており、レオナルドの心の中で生まれた構図です(また、モナ・リザの夢のような内面世界への入場を示唆しているかもしれません)。しかし、もちろんモナ・リザの謎めいた表情こそが観る者をとりこにし、その象徴的な微笑の背後に何が隠されているのかという永遠の謎です。所蔵 ルーヴル美術館、パリ
1495年 – 1498年
The Last Supper (最後の晩餐)
ミラノ公ルドヴィーコ・スフォルツァは、「最後の晩餐」をサンタ・マリア・デッラ・グラツィエ修道院の食堂のために依頼しました。この作品は、イエスが彼の十二使徒と最後の晩餐を共にした後、彼が裏切り者がいることを告げた瞬間を描いています。それぞれの使徒は、困惑や不信の表情で個別に描かれており、裏切り者であるユダが影で銀貨を握りしめている姿も描かれています(ダ・ヴィンチは刑務所から犯罪者をスタジオに連れてきてユダのモデルとして使う許可を得ました)。イエスは中央に位置し、ユダの裏切りを指してパンとワインを手に取っています。彼の背後には窓を通して理想化された風景が広がっており、天国の楽園を暗示しているかもしれません。そして、三つの窓は聖三位一体を象徴している可能性があります。所蔵 サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院、ミラノ
1487年頃
The Vitruvian Man (ウィトルウィウス的人体図)
「ウィトルウィウス的人体図」は、ルネサンス期の芸術家、建築家、エンジニアであるレオナルド・ダ・ヴィンチによる、メタルポイント、ペンとインク、水彩で描かれた人体の比例を研究した図(約1490年)です。この図は、四角形と円の両方の周囲に手と足が触れるように、脱衣した男性の姿を2つの重ね合わせたポーズで描かれています。レオナルドの最も有名な作品の1つであり、この図はアート、科学、商業などでしばしば再現されるアイコン的なイメージとなっています。所蔵 アカデミア美術館、ヴェネツィア
パリのルーヴル美術館にある「モナリザ」が象徴的であるのには理由があります。人混みを減らしたい場合は (多く の人がこの絵を見たいと思っています!)、ミラノのピナコテカ アンブロジアーナに行きましょう。この図書館には、ダ ヴィンチの 1,600 点のドローイングや著作が収められた「アトランティック コデックス」が収められています。
6. ミケランジェロ・ブオナローティ (Michelangelo) 生まれ フィレンツェ共和国、カプレーゼ 生誕 1475年3月6日 死没 1564年2月18日(88歳) 代表作 『ダビデ像』『アダムの創造』『ピエタ』『システィーナ礼拝堂天井画』
ミケランジェロは、芸術史上最も偉大な芸術家の一人であると普遍的に認められています。彼の驚異的な彫刻家としての巧技、そして画家や建築家としての才能は、短気で気性の荒い人物であるという評判と結びついています。彼は古代ギリシャやローマの美術の復興において中心的な存在でしたが、彼のルネサンスの芸術と文化への貢献は単なる古代の模倣を超えていました。実際、彼は彫刻や絵画の両方において、心理的な強度と感情的なリアリズムが溢れる人物像を生み出し、新たな優れた基準を設定しました。ミケランジェロの最も画期的な作品であるシスティーナ礼拝堂の天井に描かれた聖書の物語、身長17フィートで解剖学的に完璧なダヴィデ像、そして心を打つほど真摯なピエタは、人類史上最も偉大な成果の一部とされています。観光客はこれらの作品の前に立つためにローマやフィレンツェに群がっています。
ミケランジェロの代表作品 1501–1504年
David(ダビデ像)
「ダビデ像」の物語は、地中海とアルノ川を渡ってフィレンツェに持ち込まれた石材の塊から始まります。この塊はカラーラのファンティスクリッティ採石場から船で運ばれ、何年もの間彫刻されるのを待つために保管されていました。15世紀中頃、ドゥオモのオペラの管理者とフィレンツェのニット業組合の指導者たちは、大胆なプロジェクトを推進しました。それは、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の外装を飾るために12体の像を彫刻するというもので、現在はフィレンツェのドゥオモとして知られています。 この5.50メートルの大理石の塊は、「巨人」と呼ばれました。1460年にアゴスティーノ・ディ・ドゥッチョとアントニオ・ロッセリーノが彫刻しようと試みましたが、成功せず、プロジェクトの一部となることは不可能であり、倉庫の中で忘れ去られていました。16世紀初頭になると、アンドレア・サンソヴィーノ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブオナローティなどの当時の芸術家の名前がプロジェクトの評価対象となりました。1501年、フィレンツェのドゥオモのオペラ・デル・ドゥオモは、公式にこのプロジェクトをミケランジェロに依頼し、彼の関心を引き起こしました。この天才は自ら孤立し、彫刻を制作しました。ミケランジェロは1501年から1504年までの間にダビデ像を彫り上げ、ルネサンスの象徴となるこの作品が生まれました。ダビデ像は5メートル以上の高さを持ち、5トンを超えます。 ダビデ像は、ミケランジェロの彫刻作品の頂点とされています。所蔵 イタリア・フィレンツェアカデミア美術館
1498–1499年
Pietà(ピエタ)
これはミケランジェロが生涯に制作したピエタの最初の作品でした。それはキリストの死刑執行後、母親のひざの上にキリストの身体を描いています。この特定の場面は、カトリックの信仰的な祈りで使用されるマリアの七つの悲しみの1つであり、預言者シメオンによって予言された彼女の人生の重要な瞬間を描いています。ジャン・ド・ビルエール枢機卿は、ローマで最も美しい大理石の作品を手に入れたいと述べ、生きている芸術家には敵わないものを望んでこの作品を依頼しました。24歳のミケランジェロはその呼びかけに応え、2年間でこの作品を一つの大理石のブロックから彫り上げました。所蔵 Saint Peter’s Basilica, Vatican City
1498–1499年
Moses(モーゼ)
ミケランジェロの壮大な(身長8フィート)な彫像「モーゼ」は、モーゼが威厳を持って座っており、十戒が記された石板を守っています。彼の表情は厳格であり、シナイ山から帰還した際にイスラエル人が金の子牛(異教の偶像)を崇拝しているのを見て不快感を抱いていることを反映しています。ミケランジェロは偉大な預言者を複雑な感情表現、強い筋肉の描写、流れるような髭で描き出しています。また、モーゼの衣服の深いひだに施された細部の描写は、その真正さを引き立たせています。実際に、ミケランジェロは石の彫像としては驚くべきエネルギーをモーゼに宿らせています。所蔵 サンピエトロ・イン・ヴィンコリの教会
1536年 – 1541年
The Last Judgment(最後の審判)
このフレスコ画はシスティーナ礼拝堂の祭壇壁全体を覆い、その建物で制作された最後の作品の一つであり、また、ポール三世によって最初に依頼された作品です。ミケランジェロが62歳の時に描かれたこの作品では、キリストの再臨と最後の審判を通じて救済のメッセージが伝えられています。この壮大な作品は5年をかけて完成し、300以上の個々の人物像で構成されています。中心にはキリストの存在があり、彼は十字架の傷を見せるために両手を上げ、人間の魂がその運命に向かって上昇する様子を見下ろしています。この印象的な絵画によって、ポール三世はプロテスタント改革に対抗し、カトリック教会の正統主義と教義を再確認することを目指しており、視覚芸術は彼の計画において重要な役割を果たすことになりました。所蔵 システィーナ礼拝堂 バチカン市国
7. ラファエロ・サンティ(Raphael) 生まれ ローマ 生誕 1483年3月28日もしくは4月6日 死没 1520年4月6日(37歳) 代表作 『アテナイの学堂』『システィーナの聖母』
ファーストネームだけで知られるもう一人のイタリア人画家は、盛期ルネッサンス期の建築家でもあったラファエロです。ミケランジェロと同様に、ラファエロの作品の多くは宗教的なテーマに焦点を当てています。16 世紀の在任中、法王はこの芸術家に宮殿の制作を依頼しました。
ラファエロは、盛期ルネサンスを通じて進化していた線形遠近法の達人でした。彼はまた、プロジェクトに合わせてカラー スタイルを選択した最初の人物であるという点で、カラーリングの概念を発明しました。
ラファエロの代表作品 1504年
The Marriage of the Virgin(聖母の結婚)
この絵画は、マリアとヨセフの結婚を描いています。ヨセフがマリアの指に指輪をはめる様子を描きながら、二人のがっかりした求婚者のうちの一人が杖を折っている様子が描かれています。しかし、ヨセフの杖は花を咲かせており、すべての求婚者が木の杖を持っていたという信仰を象徴していますが、選ばれた花婿の杖だけが花を咲かせるのです。背景にはブラマンテという建築家のスタイルで作られた寺院が見えます。鮮やかな色彩と人物の感情的な表現は、絵画に優雅な雰囲気を与えており、単なる幸せな時間的な祝祭ではなく、神聖な祝福の場面を放射しています。 また、『聖母の結婚』とも呼ばれるこの絵画は、アルビッツィーニ家によって依頼され、チッタ・ディ・カステッロのフランチェスカーノ修道院のサン・フランチェスコ教会の聖ヨセフ礼拝堂のために制作されました。この絵画は、ラファエロの初期の師であるペルジーノが描いた『聖母の結婚』と彼の有名なフレスコ画『キリストが聖ペトロに鍵を渡す』のパネルに触発されています。ただし、この絵画は、水平な描写よりもより円形の構図を使用しており、この時代の絵画ではより一般的に使用されていた水平な描写とは異なっています。所蔵 ブレラ美術館、ミラノ
1509年 – 1510年
The School of Athens(アテナイの学堂)
この壁画は、聖体の論争を描いた壁画の向かい側にある、スタンツァ・デッラ・セニャトゥーラにあります。 「アテナイの学堂」と呼ばれていますが、このタイトルは特定の哲学学派ではなく、古典的な世界の哲学者を指しています。壁画に描かれた哲学者たちのジェスチャーは、多くの学術的な解釈と議論の対象となっていますが、ラファエロがどれだけ彼らの哲学に精通していたかは明確ではありません。重要なのは、ラファエロが驚くべきルネサンス建築の中に古典的な哲学者の中で最も有名な人々を集めた方法です。その建築は、ブラマンテの新しいサン・ピエトロ大聖堂の設計を指しています。多くの哲学者は、当時広く理解されていたアイコン画像によって認識されます。所蔵 バチカン宮殿、バチカン市国
1513年 – 1514年頃
Sistine Madonna(システィーナの聖母)
この絵画は、聖母マリアと幼子イエスが中央に描かれており、両側には聖シクストと聖バルバラがひざまずいています。聖バルバラは、彼女の聖遺物がこの教会で崇拝されていたため、絵画に含まれています。聖シクストは、鑑賞者のために嘆願し、右手を下に向けて私たちを指し示している様子から分かります。彼はマドンナに向かって上を見つめています。絵画の下部には、聖人たちの威厳や聖母の厳粛さ、幼子イエスの無垢さを持たないまま、二人の天使が彼らを見上げています。絵画の左下には、シクストゥス教皇の教皇冠が描かれています。 この作品は、ユリウス2世教皇がピアチェンツァのサン・シスト修道院の祭壇画として依頼しました。この依頼は、教皇シクストゥス4世(現在は聖シクストとして知られています)がシスティーナ礼拝堂を建設し、礼拝堂の名前が彼にちなんでいることに敬意を表しています。所蔵 アルテ・マイスター絵画館、ドレスデン
ミケランジェロのように、ラファエロの作品はバチカンの宮殿で見ることができ、壁をフレスコ画で覆っています。マリアとヨセフの結婚式を描いた彼の宗教的傑作「聖母の結婚」などの絵画を見るには、イタリアのミラノにある公立美術館、ブレラ美術館に向かいます。
8. レンブラント・ファン・レイン (Rembrandt van Rijn) 国籍 ネーデルラント連邦共和国 生誕 1606年7月15日 死没 1669年10月4日(63歳没) 代表作 『テュルプ博士の解剖学講義』『フランス・バニング・コック隊長の市警団(夜警)』
世界で最も有名な画家の 1 人は、オランダ出身のレンブラントです。オランダの黄金時代の画家、版画家、素描家でした。革新的で多作な 3 つのメディアの達人である彼は、一般に、美術史上最も偉大なビジュアル アーティストの 1 人であり、オランダの美術史において最も重要な人物と見なされています。
レンブラント・ファン・レインの顔写真は現存しておらず、彼自身が自画像として描いた作品が知られています。レンブラントは17世紀のオランダの画家であり、肖像画や風俗画、宗教画などを手がけ、多大な影響を与えました。自画像には、若い頃から晩年までの様々な表情が描かれており、彼自身の顔の特徴や人物造形の技術を示すものとして、美術史上重要な作品とされています。また、自画像以外にも、家族や友人、貴族や聖職者など、様々な人物を描いた肖像画が多数残されており、その表現力や技術は高く評価されています。レンブラントは自身の作品の中に、人間の内面や感情を描き出すことに注力し、リアリティのある描写によって、現代美術にも大きな影響を与えました。
代表作品「夜警」 1642年
De Nachtwacht(夜警)
このグループ肖像画は、「法人肖像画」とも呼ばれ、オランダ独特のもので、現代の広告看板と同じくらい巨大なものでした。レンブラントは1640年から1642年にかけて、アムステルダムの裕福な市民兵団のマスケット銃兵支部の依頼により、この大きなキャンバスに描きました。市民兵団のメンバーは、門の警備や街の警察、火事の消火や秩序の維持などの任務に就くことがありました。彼らはまた、訪れる王族やその他の祝祭の行進でも必要とされました。彼は行列や宴会での整然とした形式的なポーズという受け入れられた標準的な慣例ではなく、イベントの準備に追われるメンバーたちのにぎやかでやや混乱した場面を描き出しました。所蔵 アムステルダム国立美術館、アムステルダム
1632年
The Anatomy Lesson of Dr. Nicholas Tulp(テュルプ博士の解剖学講義)
このピラミッド形の構図では、明るい白いフリルのカラーを身につけた7人のぎこちなくポーズをとる男性たちが、解剖学の講義を行うテュルプ博士を熱心に観察しています。テュルプ博士は絵画の右側を完全に支配し、男性の遺体を使って実演を行っています。作品全体のパーツの統一性は非常によく計画されており、遺体の角度やサイズが視聴者の目を中心に引きつけます。 この作品は、重要な年次の1月の解剖学の講義を描いており、地元の上院議員、市長、および議員たちにとって待ち望まれたイベントでした。大学のキュレーターや校長も出席し、教授や学生の群衆が集まり、一般の人々は後ろのベンチに座るためのチケットを購入しました。ジョナサン・ソーデイは『The Body Emblazoned』で、「解剖学は、従来の完全な「身体」の代わりに、新たな知識と理解の「身体」を作り出すために行われる」と指摘しています。身体が断片化されると同様に、理解の身体も形作られると考えられています。所蔵 マウリッツハイス美術館、デン・ハーグ
アムステルダム国立美術館には、間違いなくレンブラントの最も有名な作品である「夜警」が展示されています。この作品は、11.91 フィート x 14.34 フィートで、視覚的に印象的で巨大です
9. ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat) 生まれ フランス帝国・パリ 生誕 1859年12月2日 死没 1891年3月29日(31歳没) 代表作 『アニエールの水浴』、『ポーズする女たち』(1886–88年)、『サーカスの客寄せ』(1887–88年)、『シャユ踊り』(1890年)、『サーカス』(1890–91年、未完)
色の小さな点を使用して詳細なシーンを作成する点描画法で有名なジョルジュ・スーラは、パリ出身のポスト印象派のアーティストです。彼は限界を押し広げ、1800 年代後半の作品の一部でクレヨンを使用することさえありました。
ジョルジュの代表作品 1884年
アニエールの水浴(Bathers at Asnières )
「アニエールの水浴」(フランス語: Une Baignade, Asnières)は、1884年にフランスの画家ジョルジュ・ピエール・スーラによって制作された油彩画であり、彼の2つの壮大な作品の最初のものです。このキャンバスには、郊外の平和なパリの川岸の風景が描かれています。孤立した人物たちが、衣服が川岸に造形的に積まれた姿とともに、木々や厳粛な境界壁、建物、そしてセーヌ川が形式的なレイアウトで提示されています。複雑な筆遣いの技法と現代の色彩理論の緻密な応用により、作品は優しい躍動感と時間の流れを感じさせます。 スーラは24歳のとき、1884年に「アニエールの水浴」の制作を完成させました。彼は同じ年のサロンの審査員に作品を展示するために応募しましたが、拒絶されました。この作品はスーラの同時代の多くの人々にとっても謎であり続け、画家の死後(31歳のとき)多くの年月を経てようやく広く称賛されるようになりました。作品の価値が認識されるにつれて、20世紀になってから評価が高まりました。現在、作品はロンドンのナショナル・ギャラリーに所蔵されており、同ギャラリーの絵画コレクションのハイライトとされています。所蔵 ロンドン ナショナル・ギャラリー
1886年
ポーズする女たち(Models )
「ポーズする女たち」(別名「The Three Models」や「Les Poseuses」)は、ジョルジュ・スーラによる作品で、1886年から1888年にかけて制作され、フィラデルフィアのバーンズ財団に所蔵されています。この作品は1888年の春に開催された第4回サロン・デ・ランデペンダン(独立派展)で展示されました。 この作品は、スーラの技法が冷たく、生命を表現できないと批判された評論家への応答として制作されました。この批判に対して、画家は同じモデルの裸体を3つの異なるポーズで描いた作品を提供しました。左の背景には、スーラの1884年から1886年にかけて制作された「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」の一部が描かれています。 「ポーズする女たち」は、ポワンティリズムの技法と、裸の女性の身体の描写における政治的な意味合いから特徴的とされています。
10. ヨハネス・フェルメール(Jan Vermeer) 生まれ フランス帝国・パリ 生誕 1859年12月2日 死没 1891年3月29日(31歳没) 代表作 『アニエールの水浴』、『ポーズする女たち』(1886–88年)、『サーカスの客寄せ』(1887–88年)、『シャユ踊り』(1890年)、『サーカス』(1890–91年、未完)
1600 年代にオランダで生まれたフェルメールは、バロック時代の中産階級の生活に光を当て、オランダの芸術作品を前面に押し出しました。フェルメールは 43 歳という若さで亡くなりましたが、巨匠の画家と見なされています。
代表作品「真珠の耳飾りの少女」 1665年
真珠の耳飾りの少女(Girl with a Pearl Earring)
『真珠の耳飾りの少女』はフェルメールの最も有名な絵画です。これは肖像画ではなく、想像上の人物を描いた「トロニー」です。トロニーは特定のタイプまたはキャラクターを描写します。この場合は、エキゾチックなドレスを着た女の子で、東洋風のターバンを巻き、耳にはありえないほど大きな真珠がついています。ヨハネス・フェルメールは光の巨匠でした。これは、少女の顔の柔らかさと、湿った唇の光のきらめきによって示されています。
11. ギュスターヴ・クリムト グスタフ・クリムト(1862年7月14日、オーストリア・ウィーン生まれ – 1918年2月6日、ウィーン没)は、オーストリアの画家であり、ウィーンセセッションとして知られる絵画学派の創始者です。
ウィーン装飾美術学校で学んだ後、1883年に独立したスタジオを開き、壁画制作を専門としました。初期の作品は19世紀後期の学術絵画の典型である古典的なスタイルを持っており、ウィーン・ブルクシアター(1888年)やクンストヒストリシェス美術史博物館の階段の壁画などで見ることができます。1897年にはクリムトの成熟したスタイルが現れ、彼はウィーンセセッションを設立しました。ウィーンセセッションは、アカデミックな芸術に対して高度に装飾的なアール・ヌーヴォーに似たスタイルを好み、アカデミックな芸術に反発する画家たちのグループでした。その直後に彼はウィーン大学講堂の天井のために三つの寓意的な壁画を描きましたが、これらの作品のエロティックな象徴主義と悲観主義は激しい批判を浴び、壁画は拒絶されました。彼の後の壁画である「ベートーヴェン・フリーズ」(1902年)やブリュッセルのストクレット邸の食堂の壁画(1909年-1911年)は、精確な線画と平面的で装飾的なカラーや金箔の大胆で任意的な使用という特徴があります。
クリムトの最も成功した作品には、「接吻」(1908年-1909年)や、フリッツァ・リードラー(1906年)やアデル・ブロッホ・バウアー1世(1907年)などのファッショナブルなウィーンの女性の肖像画シリーズがあります。これらの作品では、影のない人物像を描き、肌の豊かな官能性を平面的で高度に装飾的な領域で囲んで強調しています。
第二次世界大戦中、アデル・ブロッホ・バウアー1世や他のいくつかのクリムトの絵画はナチスによって押収され、最終的にはウィーンのオーストリアギャラリーのコレクションに追加されました。これらの作品は後に長い法的闘争の焦点となり、2006年にようやく家族に返還されました。同年、アデル・ブロッホ・バウアー1世はニューヨークのノイエ・ギャラリーに1億3,500万ドルという当時の最高額で売却されました。
クリムトの代表作品 1909年
The Kiss(接吻)
『接吻』はおそらくクリムトの最も人気のある作品であり、性愛の明確な賛歌であり、おそらく最も再現された作品です。ブロッホ・バウアー1世と同様に、これはクリムトの「黄金期」とも言われる時期、おおよそ1903年から1909年までの間に制作された重要な作品の一つであり、アール・ヌーヴォーの絵画の優れた例とされています。全体的な構図は比較的直線的ですが、クリムトの作品は広範な情報源から引用しながらも、統合する能力を示しています。 クリムトのテーマはシンプルで、草原の端で親密な抱擁をするカップルを描いています。彼らの下には花の光沢でほぼキルトのようなパターンが広がっています。構図の構築は、アーツ・アンド・クラフツ運動に対する高い理解を示しています。例えば、草原の平坦な模様や人物の衣服は、19世紀末にウィリアム・モリスが制作した生地に似ています。クリムトの細かな素材の使用、特に金箔や銀箔は、作品の貴重さを強調し、キャンバスで使用するための高度な職人技術を示しています。ここに存在する彼らの存在はまた、中世のコロフォンや他の装飾写本で使用された彩色と金の組み合わせを思い起こさせます。これらの情報源はモリスがケルムスコット・プレスを創設する際にもインスピレーションとなりました。
12. ワシリー・カンディンスキー(Wassily Kandinsky) 抽象的な現代美術の先駆者の一人であるワシリー・カンディンスキーは、色と形の効果的な関係を活用して、視覚、音、感情を巻き込む美的な体験を創造しました。彼は完全な抽象性が深遠で超越的な表現の可能性を提供し、自然からの模写はこのプロセスを妨げると信じていました。普遍的な霊性の感覚を伝える芸術を創造することに強いインスピレーションを受けて、彼は外部の世界とは緩やかに関連する絵画的な言語を革新しましたが、それは芸術家の内面的な体験について多くを語っています。彼の視覚的な語彙は、彼の初期の具象的なキャンバスとその神聖な象徴主義から、彼の狂喜的でオペラ的な作品、そして彼の後期の幾何学的で生物的な平面的な色の段階を経て発展しました。カンディンスキーの芸術とアイデアは、バウハウスの学生から第二次世界大戦後の抽象表現主義者まで、多くの世代の芸術家に影響を与えました。
ワシリー・カンディンスキーの代表作品「Composition VIII」 1923年
Composition VIII
コンポジションVIIIの合理的で幾何学的な秩序は、オペラ的なコンポジションVII(1913)とは正反対です。バウハウスで教鞭を執っていた頃に描かれたこの作品は、カンディンスキーがスプレマティスム、コンストラクティヴィズム、および学校独自の精神から要素を統合した方法を示しています。これらの三つの運動の要素を組み合わせることで、この作品に見られる平面的な色と明瞭な線の質感に至りました。色ではなく形が絵画を構成し、キャンバス全体に脈打つダイナミックなバランスを生み出しています。この作品は、カンディンスキーが現代の非具象芸術における形状(三角形、円、チェッカーボードなど)の意義について明確にしたアイデアの表現です。カンディンスキーは、キャリアの後半においても、作品のより深い内容を伝えるためにハードエッジのスタイルに頼りました。
13. サルバドール・ダリ(Salvador Dalí) 幼少期から、サルバドール・ダリは自分の芸術を磨くように励まされ、最終的にはマドリードの学院で学ぶことになりました。1920年代にはパリに渡り、パブロ・ピカソ、レネ・マグリット、ミロなどの芸術家と交流を深め、ダリの最初のシュルレアリスト期につながりました。
彼はおそらく最も有名な作品である「記憶の固執」(1931年)で知られており、溶けるような時計が風景の中に描かれています。スペインでファシスト指導者フランシスコ・フランコが台頭することで、ダリはシュルレアリスト運動から追放されましたが、それでも彼の絵画活動は止まりませんでした。
サルバドール・ダリの代表作 1931年
The Persistence of Memory(記憶の固執)
この象徴的で多くの再現が行われた絵画は、「記憶の固執」を描いたものであり、溶ける時の流動性を溶ける時計の連続として描いています。ダリはこれらの形状を、太陽に溶けるカマンベールチーズの幻想的な感覚に触発されたものだと説明しています。硬い物と柔らかい物の区別は、ダリが主題に通常の本来の特性とは反対の特徴を与えることを望んだ、現実を反転させる彼の欲望を強調しています。これは、夢の風景にしばしば見られる非現実性です。彼らは腐敗や腐朽の有機的なプロセスを渇望する蟻の群れに囲まれており、ダリはこれに揺るぎない魅力を抱いていました。絵画の中心にある溶ける肉がダリに似ているため、この作品は芸術家の不滅性についての反映と見ることができます。それは彼のカタロニアの故郷の岩の断崖の中で起こっているのです。 油彩画 – ニューヨーク近代美術館
14. ポール・セザンヌ(Paul Cézanne) ポール・セザンヌはポスト印象派時代の傑出したフランスの芸術家であり、彼の生涯の終わりには絵画がその素材的であり、実質的に彫刻的な起源とのつながりを保つことを主張したことで広く評価されました。南フランスの彼の先祖の故郷であるエクス=アン=プロヴァンスの「エクスの巨匠」としても知られており、視覚的および概念的に20世紀のモダニズムの出現の道を切り開いた功績が認められています。振り返ってみると、彼の作品は印象派の儚さとフォーヴィスム、キュビスム、表現主義、そして完全な抽象主義といったより物質主義的な芸術運動との間の最も強力で本質的なつながりを構成しています。
ポール・セザンヌの代表作 1894–95年
The Card Players(カード遊びをする人々)
「カード遊びをする人々」は、フランスのポスト印象派の画家ポール・セザンヌによる一連の油絵作品です。これらの作品はセザンヌの晩年、1890年代初頭に制作されました。シリーズには5つの絵画があります。バージョンごとにサイズやプレイヤーの数、ゲームが行われる場所が異なります。セザンヌは「カード遊びをする人々」シリーズに先立って、多くのドローイングや研究を行いました。 「カード遊びをする人々」のバージョンの一つは2011年にカタールの王族に約2億5000万ドル(現在の価値で3億2520万ドル)で売却され、絵画の最高値として新たな記録を樹立しました。この記録は2017年11月まで破られることはありませんでした。 パリ、オルセー美術館
15. サンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli) ボッティチェッリはおそらく初期ルネサンス期で最も偉大な人文主義の画家でしたが、彼の生涯と影響については今日でも多くの謎が残っています。彼の絵画はメディチ家のフィレンツェの文化的な繁栄の頂点を表し、芸術、哲学、文学の進歩を奨励した豊かな社会を象徴しています。彼は長いキャリアの間にさまざまな主題の絵画を依頼されましたが、彼の作品の核心には常に美と徳への追求がありました。
ボッティチェッリの代表作 1482年頃
Primavera(プリマヴェーラ)
プリマヴェーラは西洋美術の中でも最も有名な絵画の1つで、古典的な神話の一連の人物たちが庭園や森の中に描かれています。特定の物語からの場面を表現しているのではなく、ボッティチェッリは純粋に美的な理由でこれらの人物をこの配置で描いたと考えられています。もしくは、もし物語が存在したとしても、それは現代にはわからないものです。いずれにせよ、絵画の神秘性がその魅力の一部です。 絵画が春の季節に関連していることは一般的に認められており、そのタイトルからも示唆されていますが、伝えられている正確なメッセージについては合意がありません。中心のキャラクターが愛の女神ヴィーナスである可能性が高く、彼女のそばで三美神が舞い、花の女神クロリスは西風の神の追いかける中で変身し、オウィディウスによって語られる神話を反映してフローラになります。左側にはメッセンジャーの神であるマーキュリーが立っており、シーンの上空には矢を放とうとするキューピッドの姿が浮かんでいます。ウフィツィ美術館、フィレンツェ
16. ディエゴ・ベラスケス(Diego Velázquez) ディエゴ・ベラスケスの主要な役割は、バロック時代のスペインのフェリペ4世の宮廷画家でしたが、彼は肖像画や風景画を古くからの制約から解放することで最も称賛されています。彼の個性的な自然主義のスタイルは、リアリズムの前身であり、ロマンチックな要素よりも真正さを重視し、伝統的で歴史的な方法に縛られた同時代の他の画家たちとは異なっていました。彼は非常に人間味があり、称賛される人物だけでなく、一般の人々にも関心を持ち、人間と人間の経験に対する彼の情熱を示す、個性的で印象的な作品を生み出しました。彼はスペインの黄金時代で最も重要な芸術家の一人であり続けています。
ベラスケスの代表作 1656年
ラス・メニーナス
「ラス・メニーナス」または「メイズ・オブ・オナー」は、ベラスケスの最も有名な傑作の一つとされており、その作品は天才性、知性、技術の総体としての彼の長年にわたる成果を代表しています。この絵画は、絵画の芸術の模範例として、300年後の今でも芸術家や観客から賞賛されています。この複雑で神秘的な作品は、見る者全てを魅了し、ベラスケスの人生とキャリアの総括と称されてきました。 視覚的には、スペイン王位の継承者である5歳のインファンタ・マルガリータが、待機女官や他の侍女たちに囲まれた壮麗に描かれた場面です。彼女はフィリップ4世とその2番目の妻マリアナ・オブ・オーストリアの娘です。絵画自体は大きく、約7フィート×10フィートで、ベラスケスはマドリードのロイヤル・アルカサルの広々としたスタジオの左側に大きなキャンバスの後ろに立っています。右側の強く斜めに描かれた壁には3つの列の絵画があり、空間を確立しています。人物たちの周りは暗く、闇に包まれており、空間の半分以上が空虚です。王夫妻は背後の壁の鏡に映っています。二人の宮廷の小人と大きな犬が右下の隅に残っています。小人たちの後ろには、2人の女性、修道女、そして女官が会話をしており、女王の軍需官が後ろの階段に立って、明るい太陽の差し込む開いたドアの前にいます。この場面では、王立の両親がベラスケスにポーズを続けるのに飽きて、おもちゃで彼らを楽しませるために王女を呼んだという話が伝えられています。フィリップ4世はアマチュアの画家であり、ベラスケスの親友でもありましたが、彼はこの賑やかな集まりを特別な瞬間と認識しました。その結果、スペイン王室、その侍者、そして画家自身の自画像 を描いた、珍しい、親密な描写が生まれました。厳格な宮廷のエチケットは、このプライベートな場面ではあまり目立ちません。当時その場にいたモットヴィル夫人は、彼女の回想録で、若い王女について「彼女は非常に敬意をもって待遇され、彼女に接触できる者は少なく、私たちが彼女の部屋のドアの前で立ち往生することが許されたのは特別な恩恵でした」と書いています。プラド美術館、マドリード
17.アルブレヒト・デューラー(Albrecht Dürer) 生まれ 神聖ローマ帝国 生誕 1471年5月21日 死没 1528年4月6日(56歳) 代表作 『自画像』(1493) 『野うさぎ』(1502) 『メランコリア I』(1514) 『犀』(1515)
アルブレヒト・デューラーがいなければ、アート史や現代アートの中で私たちが知る版画は存在しなかったと言っても過言ではありません。彼は約500年前に生きたにも関わらず、アート史において最も有名で重要な版画作家の一人であり、特に大規模な版画を美術やアート史の領域にもたらしました。
アルブレヒト・デューラーの名声は主に版画とグラフィックスタイルによって築かれましたが、彼の経済的な収入は宗教的な主題や肖像画の依頼によって確保されました。これらの作品は、彼の緻密なドローイングと色の使用によって高い評価を受けています。彼は、北方ルネサンスの細密なスタイルをイタリアルネサンスのバランス、一貫性、重厚さの理念と成功裏に融合させた、北方ルネサンスで最も有名なアーティストでしたし、現在でもその地位は維持されています。
デューラーの代表作 1502年
Young Hare(野うさぎ)
この小さな野生動物の研究における信じられないほどの細部と注意は、それに影響を受けた詳細な科学的イラストの先駆者であり、自然界の一般的な生物の非常に正確で感受性のある描写として継続しています。これは三分の一の視点で野うさぎを示しており、後ろ足を体の下に折りたたみ、前足をわずかに前に伸ばしています。作品は通常「若い野うさぎ」というタイトルを持っていますが、実際には成熟した野生の野うさぎとして確認できます。 デューラーの自然の作品は詳細で有名です。しかし、「野うさぎ」は単なる動物の科学的研究ではありません。作品には、対象とその描写の間の固有の緊張感があります:野うさぎは近づきすぎると逃げることで知られています。芸術家は、うさぎを一瞬の静止した状態で捉えています。しかし、耳のわずかな動きと視線は、動物が私たちに気づいていることを示しています。後ろ足は曲がり、飛ぶ準備ができています。Albertina, Vienna
1508年
Praying Hands(祈る手)
この小さな野生動物の研究における信じられないほどの細部と注意は、それに影響を受けた詳細な科学的イラストの先駆者であり、自然界の一般的な生物の非常に正確で感受性のある描写として継続しています。これは三分の一の視点で野うさぎを示しており、後ろ足を体の下に折りたたみ、前足をわずかに前に伸ばしています。作品は通常「若い野うさぎ」というタイトルを持っていますが、実際には成熟した野生の野うさぎとして確認できます。 デューラーの自然の作品は詳細で有名です。しかし、「野うさぎ」は単なる動物の科学的研究ではありません。作品には、対象とその描写の間の固有の緊張感があります:野うさぎは近づきすぎると逃げることで知られています。芸術家は、うさぎを一瞬の静止した状態で捉えています。しかし、耳のわずかな動きと視線は、動物が私たちに気づいていることを示しています。後ろ足は曲がり、飛ぶ準備ができています。Albertina, Vienna
18.エル・グレコ(El Greco) 生まれ 現在のギリシア領クレタ島、イラクリオ出身 生誕 1541年 死没 1614年4月7日 代表作 オルガス伯の埋葬
エル・グレコの代表作 1586-88年
The Burial of the Count of Orgaz(オルガス伯の埋葬)
この小さな野生動物の研究における信じられないほどの細部と注意は、それに影響を受けた詳細な科学的イラストの先駆者であり、自然界の一般的な生物の非常に正確で感受性のある描写として継続しています。これは三分の一の視点で野うさぎを示しており、後ろ足を体の下に折りたたみ、前足をわずかに前に伸ばしています。作品は通常「若い野うさぎ」というタイトルを持っていますが、実際には成熟した野生の野うさぎとして確認できます。 デューラーの自然の作品は詳細で有名です。しかし、「野うさぎ」は単なる動物の科学的研究ではありません。作品には、対象とその描写の間の固有の緊張感があります:野うさぎは近づきすぎると逃げることで知られています。芸術家は、うさぎを一瞬の静止した状態で捉えています。しかし、耳のわずかな動きと視線は、動物が私たちに気づいていることを示しています。後ろ足は曲がり、飛ぶ準備ができています。サント・トメ教会、トレド
19.ヤン・ファン・エイク(VAN EYCK) 生まれ フランドル人(現在のベルギー)(詳細の生誕地は不明) 生誕 1395年以前 死没 1441年7月9日 代表作 『ターバンの男の肖像』「Ghent Altarpiece」「Arnolfini Portrait」
芸術家であり、錬金術師の一部であり、一部の人々は魔法使いの一部とも主張する、ヤン・ファン・エイクの芸術の遺産は、謎と伝説に包まれています。彼の作品において、彼は絵画の芸術においてこれまで知られていなかった驚くほど洗練されたリアリズムを実現しました。輝く宝石、反射する金属、豪華なサテンやベルベット、そして人間の肌さえも、それぞれ独特の特性を持って描かれ、自然主義の非常に高い度合いで表現されているため、まるで彼が新しい芸術的媒体を創り出したかのように思えました。彼の死から100年後、この考えが言葉になりました。
16世紀のフィレンツェの画家兼美術史家であるジョルジョ・ヴァザーリは、オランダの画家が油絵の発明そのものを行ったと認め、この神話は19世紀に至るまで続きました。しかし、この伝説が消えるとともに彼は「油絵の父」という称号を保持し、謎めいた「赤いターバンの男」と困惑させるジャンルの場面「アルノルフィーニ夫婦の肖像画」という、現代の肖像画の発明に関してもクレジットされています。さらに、彼の輝かしいそして伝統的に秘密主義的な絵の具のレシピを探し求める試みは、世紀を超えて続き、鑑定士、保存技術、X線撮影技術の常に変化する進展に耐えて、彼の光沢のあるそして持続的な油性媒体の真の形成物の公式を探り続けています。
ヤンの代表作 1432年
The Ghent Altarpiece(ヘントの祭壇画)
「ヘントの祭壇画」は、贖罪と救済のテーマを中心に据えた壮大なポリプティク(多翼祭壇画)です。史上最も盗まれた芸術作品であり、その歴史には問題があります。さらに、ヤン・ファン・エイクの傑作とされてきた約400年後の1823年、ある発見がその帰属を疑問視しました。皮肉なことに、それはヤン自身の筆跡によって疑問視されたものであり、碑文には「画家フーベルト・ファン・エイク、誰にも比肩する者なし、[作品を]始めた;二番目の兄弟ヤンは、芸術によって完成させた」と記されています。この最後のフレーズは、「芸術において彼の二番目の兄弟ヤンが完成させた」とも訳されます。2016年には、碑文がヤン・ファン・エイクのものとして認証され、後に発見された記録によってフーベルトが1420年代初頭に委託を開始したことが確認されました。フーベルトの死後の1426年からは、ヤン・ファン・エイクの監督の下で祭壇画の制作が続けられました。碑文は「この作品を鑑賞するため、6月6日に招待されます」と続いており、ヨース・ヴァイトが作品の代金を支払ったことが示されています。多くの学者は、この重要な作品の功績を2人の兄弟で分け合うべきだと同意していますが、彼らのそれぞれの貢献の境界線がどこに引かれるべきかは議論の的となっています。シント・バーフ大聖堂、ヘント ベルギー
ヨーロッパで有名な画家が多い国はどこですか? ヨーロッパには多くの優れた画家が存在し、多くの国がその芸術的遺産で知られています。ただし、ヨーロッパで最も多くの有名な画家を輩出してきた国はイタリアです。イタリアはルネサンス時代の芸術の発展やバロック期の芸術運動において中心的な役割を果たしました。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、ティツィアーノ、カラヴァッジョなど、数多くの偉大な画家がイタリアから輩出されました。他のヨーロッパの国々でも重要な画家が生まれ、活動しました。例えば、オランダのレンブラント、フェルメール、フランスのモネ、ルノワール、セザンヌ、スペインのピカソ、ベラスケス、ドイツのデューラーなどが挙げられます。ヨーロッパは芸術の豊かな土壌であり、さまざまな国が独自の芸術家を輩出してきました。それぞれの国には固有の芸術的伝統や特色があり、多様性に富んだ画家が生まれたことでヨーロッパの芸術シーンは豊かなものとなっています。
ヨーロッパで有名な美術館はどこですか? ヨーロッパには数多くの有名な美術館があります。 ・ルーヴル美術館(フランス、パリ)- モナリザを含む世界的に有名な美術作品を所蔵しています。 ・プラド美術館(スペイン、マドリード)- ベラスケス、ゴヤ、エル・グレコなどのスペインの巨匠の作品を展示しています。 ・ウフィツィ美術館(イタリア、フィレンツェ)- ボッティチェリ、ミケランジェロ、ラファエロなどのルネサンス期の芸術作品を収蔵しています。 ・エルミタージュ美術館(ロシア、サンクトペテルブルク)- レンブラント、ダ・ヴィンチ、モネ、ピカソなど、世界中の画家の作品を所蔵しています。 ・ブリティッシュ・ミュージアム(イギリス、ロンドン)- エジプトの遺跡、ギリシャ・ローマの彫刻、ルネサンスの絵画など、幅広い時代と地域の美術作品を展示しています。 ・ゴッホ美術館(オランダ、アムステルダム)- ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの作品を特に豊富に収蔵しています。 ・グッゲンハイム美術館(スペイン、ビルバオ)- モダンアートのコレクションが特に注目されています。 これらは一部の有名な美術館の例ですが、ヨーロッパにはさまざまな国や都市に素晴らしい美術館が点在しています。各美術館は独自のコレクションと個性を持ち、芸術愛好家にとって魅力的な観光スポットとなっています。